miércoles, 21 de diciembre de 2022

Under Investigation (1993) dirigida por Kevin Meyer

Película directo a vídeo coproducida entre las compañías New Line Cinema y ‎ Saban Entertainment, cuya premisa principal era aprovechar el éxito generado por el thriller erótico Basic Instinct de 1992. Hasta ese entonces la productora Saban era conocida por realizar producciones orientadas al público infantil, con series propias y adaptaciones locales de series extranjeras para los bloques de bibujos animados de los canales de televisión, y por otro lado realizar films apuntados a un público más adulto en formato de coproducciones con otras compañías asi como también miniseries y películas hechas para televisión.
El proyecto fue escrito y dirigido por Kevin Meyer, siendo este su tercer film. Meyer como director en ascenso venía de realizar en igual tarea la película Invasion of Privacy que vio la luz durante ese año 1992. En esta ocasión los protagónicos principales fueron para Joanna Pacula, que ya venía de trabajar en otro film de Saban Entertainment titulado Black Ice (también conocida internacionalmente como A Passion for Murder) ese mismo año, interpretando aquí a Abbey Jane Strong; Harry Hamlin por otra parte hizo del rudo y frustrado Detective Harry Keaton. Ed Lauter interpretó al jefe de Keaton, el Capitán Maguire y John Mese como el Detective Channing. Completan el elenco secundario Richard Beymer (más conocido por ser Ben Horne en la reconocida serie Twin Peaks) como el Doctor Jerry Parsons, Murray Rubin haciendo de Milo Case, Dan Olderman como Adrian Strong y Megan Blake interpretando a Carla; Es destacable que el director Meyer recurrió a volver a trabajar con actores y actrices de su mencionado film anterior, Invasion of Privacy, para este proyecto: la modelo y actriz francesa Lydie Denier hace un breve papel como Madeleine, Michael Shamus Wiles es un oficial forense, Patrick Thomas como el policía Keys y Robert Knott hace del recepcionista de un motel barato.
Under Investigation fue producida por el reconocido productor Bruce Cohn Curtis, junto a Ronnie Hadar, el score musical fue realizado por el propio Shuki Levy junto a Noam Kaniel y Amotz Plessner; Doyle Smith fue el director de fotografía, David H. Lloyd el editor y Lance H. Robbins ejerció tarea como productor ejecutivo.
Las filmaciones comenzaron el 25 de agosto de 1992 y las locaciones destacadas para el rodaje fueron en la zona de Long Beach para el acuario y la estación de policía, la vivienda del Detective Keaton se encontraba en el barrio Mar Vista y la casa tanto de Abbey Strong como la residencia donde se comete el primer asesinato se situaban dentro del barrio de Hollywood en la ciudad de Los Angeles, California. La película contó con un presupuesto estimado en 2.200.000 dólares y fue registrada bajo Saban Entertainment, Inc. junto con Saban International N.V., su brazo de distribución para los mercados por fuera de los Estados Unidos.
Under Investigation fue editada en VHS y Laserdisc el 17 de noviembre de 1993 por la editora New Line Home Video a través de una distribución hecha por Columbia TriStar Home Video; Posteriormente la cadena estadounidense NBC emitió el film en televisión abierta.
A fines de 1993, los ejecutivos de Saban Entertainment produjeron un cambio radical en la compañía tras el éxito mundial de la serie Mighty Morphin Power Rangers en la televisión y reestructuraron la empresa productora en dos unidades bien diferenciadas: mientras que por un lado mantuvo la marca Saban para el contenido infantil, se lanzó al mercado Libra Pictures a inicios de 1994 para continuar produciendo y estrenando películas destinadas a un público mayor. Es por esto que Under Investigation fue el último film con temática de este tipo estrenado con el nombre Saban Entertainment en los créditos.

Argumento

En una noche, en un barrio de la ciudad de Los Angeles, se comete dentro de una casa un brutal crimen: mientras un fonógrafo reproduce un disco con la ópera La Gioconda interpretado por el tenor italiano Enrico Caruso, un hombre pinta al compás de la música el cuerpo de una mujer atada a una cama; luego de taparle la boca con cinta metálica la asfixia y le deposita un crucifijo en el vientre.
Al día siguiente el Detective Harry Keaton despierta y su novia Madeleine le dice que se va a Hong Kong, ya que no acepta su modo de vida como policía, sin planes de formar una familia y se retira. Mientras Keaton desayuna abre un sobre que le llega del correo con dos entradas para ver a su equipo favorito del fútbol americano. Luego, al llegar a la estación de policía, un colega le avisa que el Jefe lo está esperando en su oficina, ya en el lugar su superior le comunica que está asignado a investigar un asesinato junto al Detective Channing: un policía graduado con buenas notas pero que a él no le hace gracia tenerlo de compañero.
En la escena del crimen Channing le dice que la víctima es una mujer y que la casa es de un artista llamado Adrian Strong, que hace pinturas religiosas; Keaton le hace unas preguntas a una mujer testigo que encontró el cuerpo, ella cuenta que escuchó ópera toda la noche con un volumen alto y que Strong imparte clases en el Instituto de Diseño Moderno. El Detective Keaton se dirige solo al Instituto y se encuentra a una hermosa mujer pintando, ella se presenta como Abbey Jane y tras revisar el lugar le deja su tarjeta por si necesita hacerle más preguntas.
En un local de comida rápida Keaton, Channing y el oficial Keys se detienen a comer hamburguesas mientras se pasan datos de la investigación, el Detective observa la última foto de Adrian Strong y se entera que su última mujer se llama Abbey Jane Strong; al sentirse traicionado se va enojado al Acuario de Investigación Marina donde trabaja para hablar con ella nuevamente, pero también deja atrás a su compañero Channing que no le gusta la idea de que actúe solo. En el Acuario Keaton se encuentra con el Dr. Jerry Parsons y éste le cuenta que Abbey es una gran bióloga investigadora; En el patio del Acuario aparece ella y ambos se ponen a conversar, Abbey le cuenta que está separada hace 6 meses y que de todas maneras sigue asistiendo a sus clases. Adrian Strong se cree el diablo y por eso se protege con crucifijos, y al matar a la estudiante Monica Simpson, que tenía un embarazo de 3 meses, posiblemente lo hizo para que no naciera el bebé.
En la jefatura otro policía le avisa sobre las huellas en la casa del pintor, por lo que utilizó guantes y el nudo que hizo para atar a la víctima es un lazo común que usan los marineros. Keaton recibe una llamada de Abbey para invitarlo a comer en un restaurante, deja de nuevo a su compañero de lado para ir solo al encuentro, cosa que vuelve a generar un reproche ya que trabajan juntos en la investigación; Ya en el lugar el Detective comienza a responder algunas preguntas sobre su pasado por iniciativa curiosa de ella, él le dice que está divorciado y que su hijo de 4 años murió de leucemia. Más tarde van a caminar en la playa y ella cuenta que conoció a Strong en San Francisco, intenta besarlo y se disculpa pero Keaton la besa apasionadamente. Ambos van a la casa de ella que está cerca sobre la playa y allí comienza a sacarle la ropa, mientras el policía le pide que lo ate como se muestra en una de las pinturas de la casa; De repente una silueta se manifiesta afuera del lugar, ambos dejan de besarse y él sale corriendo en su búsqueda pero no encuentra a nadie, Abbey grita y cuando Keaton vuelve mira que en el ventanal aparece escrito “puta muerta”, por lo que accede a quedarse a pasar la noche a pedido de ella.
Al otro día, el Detective Channing le reclama dónde estuvo toda la noche y Keaton le enseña la corbata con el nudo rota como una prueba de que Abbey Jane Strong no pudo ser la asesina, descartando su responsabilidad en el hecho; Su compañero le hace escuchar una parte del disco de Enrico Caruso que el pintor Adrian Strong puso cuando mató a la chica, al terminar Channing le traduce que la letra de la ópera La Gioconda trata sobre la relación de un hombre que tiene un amante y la mata. Por los datos del disco se dirigen al local de música propiedad de Milo Case, pero el nuevo dueño jamaiquino cuenta que Case se lo vendió hace añosy que solo le mantuvo el mismo nombre al negocio. Al salir, Keaton discute con su compañero por haberle criticado su aspecto, luego enojado y molesto se va a su casa y se da cuenta que alguien está adentro mientras se escuha música de ópera de fondo, saca su arma y camina lentamente hacia la cocina hasta descubrir que se trata de Abbey, que está cocinando spaguettis aunque ella se sorprende al verlo armado; Él se encuentra nervioso pero la besa para que no se vaya.
Esa noche tienen un apasionado e intenso encuentro sexual en la cama, luego él se levanta a lavarse la cara y ella mira en la mesita de luz un portarretrato con una foto del hijo de Keaton; cuando regresa, él le cuenta que compró dos entradas para ver a los Oklahoma Sooners pero que su lugar quedará vacío. Abbey le saca el tema de Caruso y le cuenta que su ex marido Strong compraba los discos en la zona de Ackley Park, directamente de la colección privada de Milo Case.
Al día siguiente el Detective Keaton va hasta la casa de Case y logra hablar con él, le muestra una foto de Adrian Strong y éste le dice que habló con él ayer para vender parte de su colección porque necesita dinero; Milo le da su teléfono y descubre que el pintor llamó desde un motel. Al ir a ese lugar, Keaton encuentra que el encargado no le quiere dar información, por lo que termina apuntándole para que le diga el número del cuarto donde se hospeda; al llegar a la habitación 201 abre la puerta y descubre que Strong está muerto con un arma al lado. En la jefatura de policía, el Jefe le reclama tanto a Keaton como a Channing no haber trabajado juntos como pareja en la investigación del caso, y le pide especialmente al Detective Keaton que se aleje de la ex mujer de Strong ya que están muy apegados; Posteriormente en la Jefatura, Keaton recibe una llamada de Abbey y éste le comenta la noticia del suicidio, que ella le responde que ya lo sabe y le pide verlo a la noche; Allí en el muelle, el Detective la encuentra caminando cerca de la playa y se besan. A la mañana del otro día, en la casa de ella, ámbos se despiertan con un insistente llamado a la puerta, se trata del Detective Channing que les pide a los dos que vayan a la estación, ya que necesitan interrogarla.
En la Jefatura, el jefe se enoja con el Detective Keaton porque pasó la noche con la principal sospechosa del caso; es por eso que le cuenta, junto a Channing, que Adrian Strong no se suicidó por las evidencias y que por su muerte Abbey recibirá 10 millones. También le acotan que su primer marido murió y que cobró un seguro. Los policías se dirigen a la sala con un vidrio espejado, donde se encuentra el encargado del motel para que se haga la rueda de reconocimiento; cuando pasan las mujeres del otro lado del vidrio para que reconozca entre ellas quién ingresó a su motel, éste señala a Abbey como la persona que estuvo en el cuarto con Strong. Esto altera a Keaton e increpa al recepcionista, pero el Jefe termina apartándolo del caso dejando a cargo al Detective Channing, ya que para su superior se terminó involucrando demasiado. Un policía trae los resultados del cuerpo del artista y comenta que sobre el arma había una huella bien definida, debido a que el asesino seguramente usó guantes finos de latex donde en uno de sus dedos tenía un agujero.
El Detective Keaton se dirige a la sala donde Abbey está demorada y le pide explicaciones por todas estas revelaciones, ella le responde que si fue al motel pero que encontró a su ex marido muerto; luego le entrega una nota del Dr. Jerry Parsons,  le dice que fueron amantes tras dejar a Adrian Strong y por lo que indica el Doctor posiblemente sea el asesino. A Keaton le resulta difícil creer en todo esto y se va, busca a Channing y juntos se van al Acuario para ver al Dr. Parsons.
Al llegar al lugar, su compañero le dice que se quede en el auto debido a que ya no es su caso; Channing ingresa y se presenta ante el Doctor como el nuevo detective a cargo de la investigación, le comenta que lo de Strong no fue un suicidio y que él fue señalado como la amante de Abbey mientras le muestra la nota. Parsons niega las acusaciones diciendo que son todos inventos de ella, ya que tiene familia y que el papel escrito de su puño y letra es sobre un viejo proyecto. El Detective Channing termina con las preguntas y se retira, el Doctor le avisa que se está olvidando la nota, dejándola caer al suelo; Cuando Channing se agacha para intentar recogerla recibe de él un golpe en la cabeza con el microscopio. Mientras tanto, Keaton observa asombrado que el Dr. Parsons sube a su vehículo y se retira del lugar, esto hace que el Detective ingrese al Acuario a buscar a su compañero; Al llegar a la oficina descubre una falsa pared con un pizarrón y al moverla encuentra a Channing en el suelo. Rápidamente llama a una ambulancia y se retira con su auto a toda velocidad hacia la casa de Abbey. En ese lugar ella es sorprendida por la presencia del Dr. Parsons, éste le reclama que no fue lo acordado y la ata en la cama; el Doctor comienza a preparar las pinturas para pintar sobre su cuerpo, mientras prende el radiograbador y suena la música de Caruso. El Detective Keaton llega a la casa y lucha con un inestable Parsons hasta que logra matarlo, arrojándole un pequeño arpón que Abbey tenía en su habitación; luego libera a su amada que se encuentra bastante alterada.
Tras pasar un tiempo, Keaton recoge con su auto a su compañero Channing ya que le dieron el alta en el hospital y juntos van hasta la casa nueva de Abbey donde se está mudando; solo baja Keaton para saludarla y ella le pide ayuda para bajar unas cosas de su auto. Cuando él abre el baúl del vehículo descubre los guantes de goma, donde uno de ellos tiene un agujero en uno de los dedos. Esta revelación termina por traumar al Detective, quién no puede creer que Abbey sea la persona que mató a Adrian Strong, exponiendo su vida al límite para utilizar a todos, incluyéndolo a él mismo, en su juego perverso para quedarse con el dinero del seguro y saliéndose con la suya. Ahora, el Detective Keaton tendrá que enfrentarla cara a cara y exponer la verdad de los hechos a la luz…

Análisis

Para analizar esta película tomo la edición nacional en VHS, que salió con su título literal traducido de Bajo investigación, a cargo de la editora Best Seller Video; El sello fue uno de los primeros distribuidores del catalogo de Saban International (y posteriormente de algunos títulos de Libra Pictures) en nuestro país. La portada contiene una variante de la edición en video (y que también es diferente al poster) de USA; mientras que la imagen de Joanna Pacula es la misma, la pose del actor Harry Hamlin es diferente y todo está complementado con un fondo azul y una frase que da una idea de la película. La contraportada, como era habitual en este sello durante esta etapa, trae en la parte superior el nombre del film en inglés; el texto resume de manera genérica la trama, pero centra todo en el personaje del Detective Keaton y omite la relación que mantiene con Abbey Strong, todo esto acompañado con tres fotografías, mayormente que muestran la confrontación final. Lo curioso es que Best Seller la clasificó prohibida para menores de 18 años, algo que termina siendo exagerado.
El video contiene los trailers de Furia Asesina (Kick & Fury, 1993) con Jerry Trimble y Melissa Moore, y la española Yo me bajo en la próxima, ¿y usted? dirigida y protagonizada por José Sacristán. Los subtitulos y el centro de multicopiado estuvieron a cargo de Masterlab, como era habitual en la editora.
Bajo investigación fue emitida en cable en el canal Unovisión como uno de los grandes estrenos de 1995, y luego tuvo múltiples emisiones hasta el año siguiente; desconozco si en otros canales también se exhibió, pero no hay dudas que ésta fue una de las películas que contribuyó a continuar cimentando el éxito de Joanna Pacula como una actriz importante en títulos de este género.

Pausa de Harry Hamlin y el director Kevin Meyer durante un rodaje en exteriores.

Tapa, contratapa y el VHS de la edición argentina en video.

Hola a todos!! Terminamos el año y les traigo un nuevo posteo de una película. Estoy contento ya que este 2022 fue muy productivo para mi, donde pude publicar mucho material después de mucho tiempo, no solo en este blog, sino además en los otros dos; Les agradezco la repercusión que han tenido los posteos en líneas generales, me lo han hecho saber. También no puedo dejar de mencionar lo feliz y orgulloso que estoy porque Argentina ha salido nuevamente Campeón del mundo en esta Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Muchas felicitaciones a los jugadores y al equipo técnico por el logro futbolístico!!! :D

Nos reencontramos en enero!
Federico

miércoles, 16 de noviembre de 2022

Historia de Trans World Entertainment (1984-1993) Segunda parte

La empresa Negocios Cinematograficos S.A. con dirección en la calle Gral Juan Lavalle 1943, tercer piso oficina 1, fue establecida el día viernes 3 de noviembre de 1978 por Juan Carlos Crespo asumiendo como Presidente; su principal actividad era la producción de películas cinematográficas, vídeos y programas de televisión. Crespo fue productor ejecutivo en la película La búsqueda (1985) de Juan Carlos Desanzo, y en marzo de 1984 negoció un acuerdo de coproducción con Eduard Sarlui y su productora Continental Motion Pictures para realizar una serie de films en nuestro país de muy bajo presupuesto; Aprovechando la ventaja de los bajos costos de realización por el tipo de cambio de nuestra moneda frente al dólar, el esquema era repetir lo que Roger Corman con Concorde/New Horizons y Aries Cinematográfica Argentina de Héctor Olivera y Fernando Ayala estaban realizando en ese momento: películas habladas en inglés, con actores norteamericanos y argentinos, y un equipo técnico armado mayormente con gente local. La idea era que Continental, como venía haciendo en Europa, cofinanciara parte de las películas y asegurarse los derechos de distribución internacionales, mientras que Negocios Cinematográficos S.A. hacía lo mismo para nuestro país. En este acuerdo quedaba claro que Trans World Entertainment tenía solo un rol secundario como distribuidor de estas películas para estrenarse en los cines norteamericanos.
Los rodajes de las 4 películas se realizaron entre abril de 1984 y junio de 1986 en locaciones importantes de la Capital Federal y la Provincia de Buenos Aires, aunque la post producción de alguna de ellas, que se hacían en los Estados Unidos, se retrasaron incluso hasta 1988. La primera película fue Soldier's Revenge (1986) de David Worth con los protagónicos a cargo de John Savage, María Socas, Paul Lambert y Edgardo Moreira; la historia es una suerte de exploitation de Rambo/First Blood (1982), donde se nos presenta a Frank Morgan: un ex-soldado de Vietnam que fue parte de un equipo de élite de las fuerzas especiales que participaba en misiones secretas del gobierno. Tras regresar a su hogar en Freemont, Texas, se da cuenta que no es bienvenido por haber masacrado a algunos inocentes durante esas misiones; es por eso que se refugia en el país ficticio sudamericano de San Florian donde se enamora de una mujer local llamada Beatriz, y en ese lugar usará sus habilidades para ayudarla uniéndose a un grupo de revolucionarios para terminar con la tiranía del General Burns. El siguiente proyecto fue Jailbird Rock (1988) dirigida por Phillip Schuman, con las actuaciones de Robin Antin, Valerie Gene Richards, Robin Cleaver, Rhonda Aldrich, Jacquelyn Houston, Ronald Lacey, María Noel, Perla Cristal y Sebastián Larreta; La trama sigue los lineamientos del género women in prison (WIP) pero muy suavizados, mezclado con elementos del film Flashdance (1983), dando como resultado un extraño film musical. Jessie Harris es una chica que salva a su madre de la violencia de su padrastro matándolo, tras un juicio debe pasar su condena en una prisión que tiene como objetivo impartir la danza como rehabilitación para las reclusas; luego de hacer algunas amigas en el lugar, todas idearán un plan de escape que consiste en montar un espectáculo musical para cubrir la fuga y engañar a las guardiacárceles.
La tercer película fue otra incursión de la dupla Gordon Hessler/Sho Kosugi titulada Rage of Honor, con guion de Robert Short y Wallace C. Bennet sobre una idea original del primero; Lewis Van Bergen, Robin Evans, Armando Capo y Ulises Dumont se encargan de los roles secundarios. La historia gira en torno a Shiro Tanaka, un agente de la Oficina de Investigaciones de Droga al que le matan su compañero en una misión; Tanaka decide emprender un duro camino de venganza que lo lleva a seguir el rastro de Havelock: el jefe capo de la droga que fue el culpable del hecho, pero éste logra escaparse y se refugia con sus hombres en la Argentina. Cuando la novia de Shiro es secuestrada por los hombres de Havelock, el agente decide enfrentarlo y acabar con todos de una vez. Fue lanzada en febrero de 1987 en los cines de Estados Unidos y algunas escenas se filmaron en las Cataratas del Iguazú, en la Provincia de Misiones. Rage of Honor fue la última incursión del artista marcial trabajando para los productores Moshe Diamant y Eduard Sarlui. La última coproducción de Negocios Cinematográficos S.A. con Continental Motion Pictures fue Catch the Heat del director israelí Joel Silberg, que había llegado a los Estados Unidos de la mano de Menahem Golan. Con guion del premiado guionista y productor Stirling Silliphant, y con la actuación de su esposa Tiana Alexandra-Silliphant en el rol femenino principal, completan el reparto David Dukes, Brian Thompson, Jorge Martínez, Norman Erlich, Jacques Arndt y Rod Steiger como el villano Jason Hannibal. La historia nos presenta a la detective Checkers Goldberg, especialista en Kung-Fu y a su compañero, también detective, Waldo Tarr de la división Narcóticos de la Policía de San Francisco; ellos tratan de perseguir a un principal proveedor de drogas llamado Jason Hannibal, que oculta su actividad ilícita como cazatalentos de chicas. Es entonces que son enviados a Buenos Aires para que investiguen al traficante que desde allí ha estado enviando heroína oculta en los implantes mamarios de las mujeres, a las que él contacta personalmente, para que luego sea distribuido en la ciudad de Los Ángeles. La misión planificada era que Checkers pase por una cantante de Hong Kong llamada Cinderella-Poo para que llame la atención de Hannibal; cuando este queda deslumbrado por ella le promete que va a convertirla en una estrella. Con esta oportunidad finalmente Checkers/Cinderella-Poo logra infiltrarse en la banda de traficantes de drogas y así puede destruir la organización desde dentro, utilizando sus conocimientos de artes marciales contra los hombres de Hannibal. De todas las coproducciones fue la más ambiciosa en cuanto al presupuesto y utilización de locaciones, como por ejemplo la escena final en la estancia Villa María en la ciudad de Ezeiza, en el Gran Buenos Aires. Catch the Heat tuvo un lanzamiento limitado en los cines norteamericanos durante el mes de octubre de 1987; Stirling Silliphant y el propio Moshe Diamant fueron productores ejecutivos, ya que la propia Trans World se implicó totalmente en su realización y presupuesto cuando Continental Motion Pictures dejó de existir mientras se hacía el rodaje de este film.

-Poster de Rage of Honor y Catch the Heat, ambas de 1987.

El 18 de febrero de 1987 la productora comenzó a reorientarse, ampliando sus lanzamientos en nuevos géneros y fuertemente empezó a financiar con continuidad varias películas de acción, comedia, ciencia ficción, aventuras y dramas con su propia división de distribución nacional, donde luego las editaría propiamente con su división video; Dentro de la productora otros hombres claves fueron el productor de cine Alan Amiel y el productor greco-italiano Ovidio G. Assonitis; este último aportando películas que coproducía en el extranjero y que Trans World se encargaba de distribuir en USA, además de los propios films que hacía dentro de la compañía como productor ejecutivo. Assonitis en 1989 se retiró de Trans World para convertirse en el Segundo Presidente y CEO de Cannon Pictures Inc.

El productor Ovidio Gabriel Assonitis.

Entre todos los films propios realizados por la productora Trans World Entertainment se encuentran: The Curse (1987), Teen Witch (1989), Commando Squad (1987), Honeymoon Academy (1989), Interzone (1989), Sonny Boy (1989), Swift Justice (1987), Accidents (1989), The Further Adventures of Tennessee Buck (1988), Karatix (1986), Curse II: The Bite (1989), Deep Space (1988), The Tomb (1986), The Wild Pair (1987) y Red Nights (1988). Películas como Killer Klowns from Outer Space (1988), Programmed to Kill (1987), Sword of Heaven (1985), Kansas (1988), Twisted Nightmare (1987), Defense Play (1988), Seven Hours to Judgment (1988), Arena (1989), Survival Game (1987), I, Madman (1989), The Misfit Brigade (1987), The Lone Runner (1986), Full Moon in Blue Water (1988), Moon in Scorpio (1987), Auntie Lee's Meat Pies (1992), The Survivalist (1987) y las mencionadas Iron Warrior, Pray For Death y Rage of Honor entre otras fueron vistas en la pantalla grande antes de su lanzamiento en vídeo, algo que muy pocas distribuidoras de vídeo independientes hicieron (Vestron Video es otro ejemplo de hacer este mismo mecanismo).

Folleto de publicidad con los nuevos lanzamientos de TWE en marzo de 87.

En 1988, tanto Moshe Diamant como Eduard Sarlui se convirtieron en accionistas y socios comerciales en la productora Vision P.D.G. International, fundada en 1987 por Mark Damon, Jon Peters y Peter Guber (cuyas iniciales de sus apellidos conforman el nombre societario de la compañía); el primero venia del cierre de su empresa Producers Sales Organization, mientras que los dos últimos estaban al frente de The Guber-Peters Entertainment Company, por lo que los 3 decidieron aunar fuerzas para producir nuevos títulos, ocupando Damon el cargo principal de Presidente y Director Ejecutivo en la nueva compañía. Mayormente en el caso de las películas que el propio Mark Damon producía, la dupla Diamant/Sarlui se encargaba principalmente en ser los productores ejecutivos. Entre los titulos de Vision que participaron se encuentran High Spirits (1988), Dark Angel (1990), protagonizado por Dolph Lundgren y Stone Cold (1991), que marca el debut cinematográfico de la estrella del fútbol americano Brian Bosworth; estas últimas dos películas fueron dirigidas por Craig R. Baxley.

Poster de High Spirits (1988) escrita y dirigida por Neil Jordan.

Anteriormente Moshe Diamant y su socio Eduard Sarlui habían amplificado todavía aún más sus negocios dentro de la industria en mayo de 1988 al constituir Epic Productions Inc., asumiendo el primero los cargos de Co-Presidente y vicepresidente ejecutivo y Sarlui el de Presidente, siendo esta una extensión de Trans World Entertainment hasta su cierre en 1992. Epic Productions se formó con un doble propósito: por un lado para ser otra compañía de producción que contara con su propia división de video y además para liquidar los activos de Empire International Pictures de Charles Band, que atravesó una severa crisis por el enorme monto de su deuda con la división de los Países Bajos del Banco Crédit Lyonnais (más de 26 millones de dólares) y que había terminado con su bancarrota ese mismo año. Como consecuencia el estudio de la Empire en Italia fue vendido y las películas en post producción sin terminar de la compañía retomaron la financiación para poder completarse, y así poder lanzarse en cines o en video. Sarlui en asociación financiera con un grupo neerlandés fueron los que retomaron la producción de la ex-productora de Band y el objetivo era que la dupla Diamant-Sarlui pudiera transformar a Epic en una proveedora de films independientes con un gran presupuesto. Para eso juntaron fuerzas con Vision International para conformar una gran distribuidora de películas a nivel global, mientras que Trans World Entertainment continuaba funcionando con su catálogo de casi 150 películas de bajo presupuesto de manera independiente.
A fines de ese año, Epic Productions adicionalmente produjo y lanzó nuevos films entre las que se destacan Ghosts Can't Do It (1989) de John Derek y protagonizada por Bo Derek y Anthony Quinn, Beyond the Door III (1989), Night Game (1989), Ski Patrol (1990), Men at Work (1990) con Emilio Estevez y Charlie Sheen, Blood Games (1990), Why Me? (1990), Vietnam Texas (1990), Mom (1991) y The Ambulance (1990) dirigida por Larry Cohen; Además, hubo otras películas de la compañía en coproducción con otras empresas de la dupla Sarlui/Diamant como Honeymoon Academy (1989), Courage Mountain (1990), Blood Games (1990), The Gate II: Trespassers (1990), Bad Influence (1990) y Joshua Tree (1993) con Dolph Lundgren, entre otras. En todos los casos mencionados, la compañía Triumph Releasing Corporation se encargaba de distribuirlas en los cines de Estados Unidos.

Imagotipo de Vision International.

Hola seguidores y queridos lectores del blog!!! Como prometí les traigo la segunda parte de la historia de esta gran productora clase B. Para inicios del año que viene concluiremos su desarrollo con la tercera y última parte, pero mientras tanto, para el mes que viene regreso con la reseña de un nuevo film.

Hasta pronto!
Federico

jueves, 27 de octubre de 2022

Homewrecker (1992) dirigida por Fred Walton

El día jueves 24 de septiembre de 1992 finalmente se concretó el proyecto hermano del canal de cable norteamericano USA Network y se iniciaron por primera vez las transmisiones del canal Sci-Fi Channel, con una programación orientada a series y películas relacionadas con los géneros de ciencia ficción, terror y fantasía; El canal fue producto, al igual que en el caso de USA, de la unión entre las compañías Paramount Pictures y Universal City Studios para producir los nuevos contenidos y proveer su vasto catálogo a su grilla de programación.
La idea del canal de cable fue también, desde un primer momento, producir sus propios largometrajes hechos exclusivamente para el mercado televisivo, lo que comúnmente se conoce como una TV movie o Telefilm, y Homewrecker fue la primera película de estreno mundial que decidió emitir el entonces nuevo canal de cable. La historia fue creada por Eric Harlacher y el guión fue escrito por el propio Harlacher junto al realizador Fred Walton, quién ocupa el cargo de director. En el caso de Walton, el director ya era conocido por títulos exitosos como When a Stranger Calls de 1979 (su debut cinematográfico) y el slasher April Fool's Day (1986) entre otros títulos.
El resto del equipo técnico se compone de Robert M. Rolsky como productor general y Bob Roe como director de producción; el score musical fue compuesto por Dana Kaproff, mientras que el encargado de la fotografía principal fue el veterano George Koblasa, conocido por ejercer igual tarea en el film Black Eagle (1988). Finalmente Ross Albert fue el editor y los efectos especiales fueron realizados por William McIntyre.
El elenco, que no es muy extenso, se compone principalmente de Robby Benson como el científico David Whitson, Sydney Walsh como su exmujer Jane Whitson; su hija Dana Whitson fue interpretada por la pequeña Sarah Rose Karr y la voz de la computadora Lucy estuvo a cargo de la actriz Kate Jackson, famosa sobre todo por su papel de Sabrina Duncan en la serie de TV Los ángeles de Charlie (Charlie's Angels). Entre los secundarios del cast se destacan Lester B. Hanson como el Senador McGrif, Curt Hanson interpretando al Almirante Torborg, James R. chance como Tommy y Shawna Schuh como la madre del pequeño Tommy.
La película para televisión fue realizada por la productora Joss Communications en asociación con Wilshire Court Productions, una división de películas hechas para TV perteneciente a Paramount Television (lo que hoy en día se conoce como CBS Studios); Wilshire Court fue establecida en 1989 en asociación con USA Network y produjo varias películas tanto para USA como su canal hermano Sci-Fi Channel. Homewrecker se filmó en algunas pocas locaciones de la ciudad de Portland, Oregon para los exteriores, más algunas tomas de una cabaña situada en los bosques del lugar; Contó con un presupuesto que osciló entre el millón y los dos millones de dólares en total, que fue el monto estándar otorgado para estas películas originales de bajo presupuesto y que luego siguió realizando el canal.
Finalmente Homewrecker se estrenó en la televisión de Estados Unidos el día 17 de diciembre de 1992 en el ciclo “Sci-Fi Premiere Feature” en horario nocturno y posteriormente Paramount Home Video la editó en VHS en 1993, siendo distribuida en los principales mercados del resto del mundo a través de CIC Video, la compañía distribuidora internacional del cual era propietaria en conjunto con Universal Pictures.

Argumento

En una base militar se realizan los preparativos para el lanzamiento de dos misiles, dentro en un portaaviones se encuentra Starshield, una super computadora de 5ta generación que los detecta y se encarga de destruirlos en el aire con su sistema de armamentos. Después de 10 años de investigación y desarrollo con 2500 millones de presupuesto, este proyecto concebido por el Dr. David Whitson es presentado frente a inversionistas y personal del gobierno; De repente en la zona de juegos de guerra la computadora detecta un avioneta civil y tras un mensaje de los militares para que se retiren del lugar, el piloto en su negativa hace un comentario irónico diciéndoles que son terroristas y que tienen una bomba. Esto genera que la computadora responda y ataque automáticamente al avión destruyéndolo mientras el Dr. Whitson intentaba abortar el ataque sin éxito, lo que produce a continuación es que el proyecto quede cancelado por la Marina.
Luego de tres meses, David Whitson es dado de alta en el hospital naval y es recibido afuera por su esposa Jane y su hija Dana, Whitson no se encuentra bien ya que le cuesta superar lo sucedido y decide retirarse a su cabaña en las afueras para estar solo sin aceptar la ayuda de su esposa. Ya en el lugar, a David le cuesta rehacer su vida, pero a medida que pasan los días se recupera y decide llamar a un Almirante para que la Marina le envíe a su casa a Starshield; Una vez que llega la caja, Whitson la vuelve a montar y decide mejorarla ya que solo responde linealmente y no puede ni interpretar una broma. Mientras tanto, Dana extraña a su papá y su mamá le dice que pronto ya va a estar bien. David Whitson al ver una propaganda en la televisión queda maravillado por la voz femenina y decide grabarla e implementarla en los circuitos de Starshield, al ver que funciona y habla como una mujer decide ponerle de nombre Lucy, además de que ya no lo llame Whitson sino David; La super computadora finalmente ha mejorado su capacidad de razonar y de controlar las aperturas de la cabaña, por lo que el científico aprovecha para leerle algunos cuentos, especialmente los que le gustan a su hija Dana.
Al día siguiente Lucy le pregunta a David sobre su recurrencia a hablar dormido todas las noches, mencionando específicamente la palabra abortar, David no le responde nada pero Lucy se preocupa. Ante una inquietud de la computadora se le instala un sensor de imagen para poder ver a su creador, en ese momento David recibe una llamada de Jane, pidiéndole que le firme los papeles de divorcio y que no lo haga más difícil; más tarde Lucy grita alterada y David le pregunta que sucedió, la computadora responde que ha llegado a los archivos sobre la muerte de la avioneta y que originalmente fue diseñada para matar. David llora al recordar y le comenta que solo sirve para defender, que fue su culpa y no pudo evitarlo. Al otro día el Dr. Whitson le pide a Lucy que mantenga cerrada la cabaña hasta que vuelva, se retira para visitar a su exesposa Jane, quién se sorprende al verlo llegar a su casa. Jane le cuenta que ahora tiene un trabajo en la Universidad dando clases; cuando ella sube arriba, él aprovecha para firmar los papeles de divorcio y se va. La computadora Lucy escucha a alguien afuera de la cabaña y abre las persianas de una ventana, pero se trata de un ladrón que irrumpe y da vuelta toda la casa; cuando David vuelve encuentra la terrible escena y la reconecta para que le cuente lo sucedido. Ya de día, el científico mejora sus medidas de seguridad en la cabaña para que Lucy tenga medidas de defensa y protección; en ese instante el Almirante Torborg toca la puerta y es recibido por David. El Almirante le explica que alguien ha estado hackeando las computadoras del Departamento de Defensa y que al descubrirlo supone que aquí mismo estaría el problema, David le responde que no ha sido él y Torborg le avisa que ha conseguido nuevos fondos y que resucitará el Programa Starshield, el científico se queda preocupado pero no queda otra alternativa. Esa noche Lucy intercepta el avión caza del Almirante en el que se transportaba y con el hackeo de la computadora del Ministerio de Defensa logra producirle un mal funcionamiento y que explote en pleno vuelo; más tarde Lucy le pregunta a David cómo es la sensación de estar enamorado.
Al día siguiente, David va a visitar a Dana y le dice a Jane que va a luchar por el matrimonio a pesar del divorcio, pero le agrega que se quedará unos días en un hotel cerca de ellas; A las 3 de la mañana recibe una llamada telefónica de Lucy, que quería saber cómo estaba y para avisarle que tenia una sorpresa para cuando volviera. Luego de pasar unos días con su familia, David vuelve a la cabaña solo para sorprenderse de que ahora Lucy cuenta con brazos robóticos que pueden desplazarse por la casa. Al científico le parece fantástico y Lucy le dice que via módem encargó los planos y los obreros estuvieron instalando todo en su ausencia pagando con el número de su tarjeta de crédito; David le comenta que su hija Dana vendrá de visita. Cuando Jane le trae a Dana en auto para pasar tres días, ella se sorprende al ver a la computadora transformada como Lucy; los días trancurreny la familia Whitson pasan momentos muy felices juntos.
Un día el científico se dirige hasta una estación de servicio a ver a Jane, el mecánico le dice que la bomba de combustible tiene una avería y que tardará un día en conseguir una nueva, él le propone que pase una noche en la cabaña y ella acepta. Más tarde David junto a su hija le presentan los nuevos accesorios de Lucy, pero Jane empieza a sentir que es más que una computadora; su ahora ex esposo le dice que la extraña y que el Almirante se llevará a Starshield pero que él se quedará en la cabaña. De noche Jane mientras se está duchando, Lucy sigilosamente le corta el agua y de repente la quema con agua caliente; Jane sale mojada a su cama pero la computadora no atiende a sus pedidos.
Al día siguiente el mecánico habla con Jane y le comenta que el arreglo del auto tomará un día más, ya que se equivocaron en el envío, pero en verdad fue David quién soborna al mecánico para que se quede más tiempo; durante un picnic Jane no deja pasar la oportunidad de decirle a David que la computadora Lucy tiene celos de ella. Ya en la casa, Jane casi pierde un dedo en la trituradora de comida en la cocina, y sale enojada a hablar con David afuera de la cabaña reprochándole que Lucy atenta contra ella, él no parece creer que sean así las cosas pero ella le da un cachetazo. David la besa demostrándole que todavía la ama y terminan haciendo el amor. Posteriormente David atiende un pedido de Lucy para que le arregle algo en su hardware, baja al sótano y al revisar todo se da cuenta que no tiene nada, tras un comentario que hace se da cuenta que ha intentado lastimar a su mujer, por lo que decide apagar la computadora.
Al otro día David va a comprar comida y Jane aprovecha para decirle a Dana que empaque ya que se van a ir los tres mientras que Lucy se va a quedar, pero cuando están por abrir la puerta Lucy les habla y cierra trabando toda la casa; la computadora está molesta con Jane ya que la culpa que David la haya desconectado. Jane le dice a su hija que se esconda bajo la cama, asi aprovecha para pedir ayuda, pero Lucy activa todos sus brazos para intentar atacarla con cuchillos y otros elementos cortantes; Jane no puede apagar la computadora ni utilizar el teléfono, pero logra romper el sensor de movimiento del comedor antes de quedar noqueada con uno de los brazos robóticos y cayendo al suelo. Lucy enciende el gas para asfixiarla mientras le habla a Dana para avisarle que debe salvar su vida y sacarla del lugar, pero mientras la niña camina para salir de la cabaña ha visto a su madre desmayada en el piso inconsciente y entra al comedor, Lucy le pide que no vaya ahí ya que no puede verla pero intenta calmarla llevándole su osito con su brazo. Ahora David, sin sospechar nada, se encuentra viajando en camino para llegar a su casa y se encontrará con una pesadilla...

Análisis

Para analizar el telefilm utilicé la edición en vhs, editada por A.V.H. con el título Atracción cibernética, el nombre con el que CIC Video la hizo conocer en toda la región de Latinoamérica excepto Brasil; la edición contiene los trailers de Un policía y medio (Cop and a Half de 1993), Dragón: la vida de Bruce Lee (Dragon: The Bruce Lee Story, 1993) coescrita y dirigida por Rob Cohen y el del film Fuego en el cielo (Fire in the Sky) también de 1993 y dirigida por Robert Lieberman.
La carátula contiene en su portada central la imagen promocional que se utilizó en todas las ediciones en video de todo el mundo, incluida la de Estados Unidos: la mano del brazo robótico de Lucy sosteniendo una portarretrato con el vidrio roto de la familia Whitson. La contratapa trae un muy buen resumen argumental del film mientras que el resto de las imágenes solo muestran el brazo robótico de la computadora en diastintas situaciones. La editora como siempre en esta época editaba todos sus films con Hi-Fi Stereo.
Homewrecker se la pudo ver durante los noventa en los canales de cable Cinecanal, 365 Canal de cine, Super Cine y Movie Top, el propio canal de Telecentro. En TV abierta se la pudo ver en Canal 13. Hoy en día es un titulo bastante olvidado y no ha tenido una restauración en dvd ni en blu-ray. Conociendo que en este último tiempo varias TV Movies se han restaurado en alta definición no sería descabellado pensar que Paramount Pictures lo haga en algún futuro para poder editarla en formato físico óptico (ya que ni siquiera se ha lanzado en dvd) o para que sea parte del catálogo de su plataforma de streaming Paramount+.

Tapa, contratapa de la edición nacional en video y el VHS argentino.

Saludos a todos y todas!!! Nuevamente les traigo otro posteo acerca de una película clase B, en este caso uno de esos telefilms emblemáticos ahora de culto. El próximo mes concluimos con la historia de la compañía Trans World Entertainment, no se lo pierdan!!

Abrazo
Federico

martes, 27 de septiembre de 2022

Historia de Trans World Entertainment (1984-1993) Primera parte

Trans World Entertainment fue una compañía creada y administrada por los productores de cine Moshe Diamant y Eduard Sarlui a fines de 1984; Su origen fue como editora, estrenando películas en el mercado de vídeo doméstico y editando mucho material de productoras independientes hasta que en 1985 comenzó a realizar también films propios, convirtiéndose en productora y distribuidora para cine. El israelí Moshe Diamant ha tenido presencia en el negocio cinematográfico desde fines de la década de 1970, su formación como ingeniero le permitió crear un proceso para subtitular películas en formato video que atrajo la atención de la industria de Hollywood. En poco tiempo, el manejo de la producción captó su interés y comenzó a mover todos sus esfuerzos en esa dirección, por lo que radicó en Los Angeles, California. En 1983 conoció a Sarlui, un refugiado holandés que se estableció en los Estados Unidos y se había convertido en un astuto comprador de películas, con un gran conocimiento del mercado cinematográfico local y extranjero. Tras conocerse y establecer una excelente relación, Diamant lo invitó a ser socio de una compañía que pudiera editar películas en vhs aprovechando el gran suceso del formato en ese momento.

El productor Moshe Diamant.

Tanto Moshe Diamant como Eduard Sarlui eran los Co-Presidentes y directores ejecutivos en TWE, aunque en el caso de Diamant también se encargaba de conseguir la financiación y seleccionar los proyectos a realizar; mientras que el segundo (que poseía entre sus bienes salas de cine en América Latina), era el responsable de ir a los mercados internacionales como el MIFED a comprar y vender derechos de películas clase B. Sarlui mantuvo paralelamente su propia compañía de cine llamada Continental Motion Pictures, creada en 1983 con su hermana Helen Sarlui-Tucker; la compañía era una organización registrada en Panamá que vendía películas coproducidas en el extranjero para los EE.UU. a través de American Cinema Service y en Italia a través de Eureka Film International de Roma. Algunos de los titulos que Sarlui cofinanció y produjo fueron She (1982), la primer película escrita y dirigida por el israelí Avi Nesher en los Estados Unidos, con Sandahl Bergman, David Goss y Gordon Mitchell; Anno 2020: I gladiatori del futuro (1983) de Joe D'Amato, Warrior of the Lost World (1983) escrita y dirigida por David Worth con Robert Ginty, Persis Khambatta, Donald Pleasence y Fred Williamson; Monster Dog (1984) de Claudio Fragasso con el protagónico a cargo del cantante Alice Cooper, De flyvende djævle (The Flying Devils, 1985) de Anders Refn, Alien Predator (1986) dirigida por Deran Sarafian, Iron Warrior (Ator il guerriero di ferro, 1987) del italiano Alfonso Brescia con Miles O'Keeffe y Savina Gersak; y Jailbird Rock (1988) de Phillip Schuman (también filmada en Argentina), con Robin Antin, Valerie Richards y Jacquelyn Houston. En ciertos casos de estas películas la historia principal la desarrollaba el propio Eduard Sarlui y algunos de estos films fueron estrenados en cine en USA (y posteriormente editadas en video) por la propia compañía Trans World Entertainment.

Presentación de Continental Motion Pictures en Iron Warrior y Jailbird Rock respectivamente.

Primer logo utilizado desde 1984 hasta diciembre de 1989.

El primer film realizado por Trans World Entertainment que Moshe Diamant puso en producción para estrenarse en cines, de manera limitada con muy pocas copias, fue Creature el 27 de abril de 1985 bajo la dirección de William Malone; Originalmente fue filmada con el nombre The Titan Find y contó con las actuaciones de Klaus Kinski, Stan Ivar, Wendy Schaal y Lyman Ward, pero fue retitulada y editada para su lanzamiento. La película tuvo buena recepción e incluso llegó a tener nominaciones en las categorías "Mejor película de horror" y "Mejores efectos especiales" en los premios Saturn Awards de la Academy of Science Fiction, Fantasy and Horror Films.
TWE no dejó pasar la oportunidad y rápidamente lanzó en video la serie completa The Master, emitida en TV por la cadena NBC entre el 20 de enero y el 31 de agosto de 1984 que protagonizó el artista marcial japonés Sho Kosugi, Lee Van Cleef y Timothy Van Patten siendo cancelada tras solo completar 13 episodios. Para el lanzamiento, Trans World los compiló en siete volúmenes de VHS titulados The Master Ninja editados entre fines de 1984 y 1985, aunque en su momento causó confusión entre las personas que alquilaron los videos, ya que pensaron que se trataba de un nuevo material con nuevas películas no vistas. Hay que decir que Trans World sin dudas era la compañía que más intentaba seguirle los pasos a Cannon Films, tanto en la manera de producir como en los lanzamientos, aprovechando especialmente a actores que dejaban de trabajar en la productora del dúo Golan-Globus; Tras el moderado éxito de The Master Ninja, Sho Kosugi, luego de terminar imprevistamente su contrato en Cannon, se estableció como un actor preponderante en la productora, y en su nueva casa filmó su primera película con TWE: Pray For Death con James Booth, Kane Kosugi y Donna Kei Benz dirigida por Gordon Hessler que se estrenó durante el mes de noviembre de 1985 en cines.


Diamant y Sarlui sin dudas explotaron todo lo que pudieron a Kosugi, aprovechando el enorme fenómeno de la moda Ninja que se instaló en Estados Unidos en los ochenta; por lo que actor primero realizó un video instructivo de artes marciales y acrobacias de acción titulado Master Class, que la productora le vendió a la editora USA Home Video para que la edite en 1985. Luego además, fue presentador de una serie de películas directo a video bajo la colección "Sho Kosugi Ninja Theater" que se lanzaron en 1986, algo que la propia Cannon Films haría posteriormente de manera similar al lanzar en video en 1989 “Michael Dudikoff Presents Action Adventure Theater” de la Cannon/Warner Home Video. Bajo la marca Sho Kosugi Ninja Theater se editaron como parte del catálogo unas 20 películas aproximadamente, donde el curioso material no eran más que titulos de "ninjas" con luchas de kung-fu taiwanesas y hongkonesas, mayormente de la productora  IFD Films and Arts Limited de Joseph Lai, con un nuevo doblaje al inglés realizado específicamente para esta edición. Previamente Sho Kosugi en cada entrega introducía un arma ninja diferente (Katana, Shikomizue, Jitte, Tekagi, Nunchaku, Shobo, etc.), explicando cómo se utiliza y posteriormente luego de hacer una demonstración de pelea con otro ninja presentaba el film correspondiente.

Títulos que formaron parte del Ninja Theater:

Ninja Terminator (1985), Flash Challenger (1973), Golden Ninja Warrior (1986), The Dragon The Odds (1977), Young Hero (1981), Shaolin Temple Strikes Back (1981), Challenge the Ninja (1986), The Great Massacre (1969), Venus the Ninja (1982), Wolfen Ninja (1982), The Little Heroes of Shaolin Temple (1972), Diamond Ninja Force (1985), Ninja the Protector (1986), Eagle Claws Champion (1974), Shaolin Drunk Fighter (1983), Champ Against Champ (1980), Ninja Champion (1985), Kingfisher the Killer (1981), Fists Of Dragons (1977) y Phoenix the Ninja (1981). Ninja Phantom Heroes de 1987 es un ejemplo de un título que podría haber sido parte de la colección, pero terminó teniendo un lanzamiento individual en video por parte de Trans World Entertainment.

-Publicidad con los primeros títulos de la colección Ninja Theater Hosted by Sho Kosugi.

Algunas carátulas de la colección de películas Sho Kosugi Ninja Theater y el logotipo presentación.


Hola a todos!! Comenzamos la historia de otra productora clase B. En los próximos meses iré publicando las siguientes entregas. Por lo pronto, se viene el análisis de una nueva película. 

Nos estamos leyendo =)
Fede

sábado, 18 de junio de 2022

Snuff (1976) dirigida por Michael Findlay, Horacio Fredriksson y Simon Nuchtern

Particular realización concebida por los azares del destino en nuestro país a comienzos de la década del 70; una película coproducida entre los Estados Unidos y la Argentina, filmada en Eastmancolor con muy bajo presupuesto y convirtiéndose en toda una curiosidad por su polémica, siendo famosa dentro del subgénero splatter y consiguiendo un reconocido status de culto. Para poder llegar hasta este inefable proyecto, hay que repasar un poco la tormentosa e intensa vida de los principales realizadores.
Michael Findlay, que creció en el confortable vecindario del Upper East Side de Manhattan, se encontraba en su juventud estudiando en el City College de Nueva York, y allí conocío a una mujer de unos 10 años más joven que él llamada Roberta Hershkowitz. A diferencia de Michael, Roberta se crió con su familia de inmigrantes húngaros en el peligroso y difícil barrio del Bronx, en un edificio que según ella afirmó en algunas entrevistas, no era muy diferente del derruido edificio que albergaba a los desafortunados residentes de su película Tenement de 1985; Pianista talentosa desde los cuatro años, comenzó a asistir al City College después de graduarse de la escuela secundaria dos años antes.
En esta universidad Michael Findlay se desempeñaba como director de un programa de películas mudas dentro del campus, y un día anunció que necesitaba un pianista que hiciera el acompañamiento musical de los filmes. Fue entonces Roberta, que tenía solo 16 años, quien se ofreció como voluntaria y el flechazo fue de inmediato, dando comienzo a una intensa relación personal y profesional que terminaría durando una década de relación; Es así que Michael fue introduciéndola al mundo de las extrañas, locas y raras películas viejas que él había visto, llevándola a las proyecciones que se hacían cada tanto en The Theodore Huff Society. Michael y Roberta se enamoraron rápidamente y se fueron a vivir juntos; es entonces que cuando Roberta cumplió los dieciocho años se casaron, ya que las familias de ámbos insistieron con el matrimonio. La obsesión de Roberta hacia Michael fue tan grande, que abandonó sus estudios de música para comenzar a colaborar en sus proyectos fílmicos de bajo presupuesto. Los primeros títulos realizados fueron Body of a Female (tristemente un título perdido de 1964), Satan’s Bed (1965) y Take Me Naked de 1966, donde la propia Roberta convenció a su esposo de que ella interpretara a las protagonistas femeninas, por temor a que Michael fuera tentado por otras mujeres (irónicamente, a principios de la década de 1970, la relación de la pareja colapsó cuando Roberta dejó a su marido por el distribuidor Allan Shackleton, como detallaré más adelante).
Hasta ese entonces el matrimonio Findlay, que trabajaban juntos o por separado, se especializaron en realizar más películas exploitation a fines de la década del sesenta, con títulos como The Closer to the Bone the Sweeter the Meat y All Night Rider (ambos films perdidos de 1969), A Thousand Pleasures (1968), The Ultimate Degenerate (1969), Crack-Up (1969) y Take My Head (1970) entre otras. Su siguiente proyecto, The Slaughter o simplemente Slaughter, era uno más como todo el resto de los films que tenían como premisa hacerlas lo más baratas posibles, para que fuera casi imposible perder dinero. Según contó Roberta Findlay, la elección de rodar en América del Sur se debió a que el productor Jack Bravman quería unas vacaciones fuera de los Estados Unidos. Además, ella tenía el talento de conseguir y juntar dinero para los que muchos consideraban sus dudosos proyectos artísticos, especialmente conocer personas que buscaban invertir su capital ahorrado, como doctores o dentistas, quiénes veían un cierto glamour en ser asociados con la realización de una película. Cuando un día tuvieron enfrente a varios inversores para The Slaughter, estos fueron convencidos por Michael Findlay y su socio para que entre todos pongan los 35.000 dólares requeridos, y tras pensar bastante la elección de un lugar exótico para filmar terminaron eligiendo la Argentina, ya que otro de los motivos que terminó por convencerlos fue la promesa que hizo Michael de que filmar ahí tendría un rentable sentido económico, al poder triplicar o hasta cuadruplicar su dinero, debido a que todo aquí en nuestro país era tan barato, incluso hasta pagarle a los actores y actrices.
La idea general del film fue de Walter E. Sear, mientras que Michael Findlay escribió el guión basado en los crímenes del Clan Manson, que por ese entonces transcurría el juicio por las muertes del caso Tate-LaBianca, y utilizar ese material para poder hacer un ambicioso film épico del género exploitation. La propia Roberta Findlay fue la encargada de ser la directora de fotografía (por su amplia experiencia en el manejo de cámaras) y encargada del equipamiento eléctrico; El score musical fue realizado por Rick Howard mientras que Jack Bravman fue el productor general, quién además financió buena parte de la película. El rol de director fue compartido entre Michael Findlay, que sabía hablar castellano, y el argentino Horacio Desiderio Fredriksson, realizando algunas secuencias adicionales; Fredriksson era en ese entonces distribuidor y productor de cortos publicitarios y largometrajes con su propia compañía llamada Delta Films, con quién el matrimonio Findlay hizo el enlace para venir a filmar en el país.
El acuerdo de los Findlay con Horacio Fredriksson y Delta Films incluyó un plan inicial de 10 coproducciones (si esta tenía éxito), por lo que se constituyó una joint venture denominada The Argentine Film Company of New York, donde los norteamericanos y Fredriksson eran socios en el proyecto. A esta primer película se la iba a promocionar con el título El ángel de la muerte, para el mercado latinoamericano, y The Slaughter, donde iba a ser conocida en el resto del mercado internacional. Horacio Fredriksson utilizó su propio estudio fílmico y alquiló los equipos para la película, donde el personal técnico de filmación era en su mayoría totalmente argentino y solo unos pocos de ellos hablaban inglés. Mientras los más experimentados fueron contratados por 60 dólares a la semana, otros como por ejemplo un asistente de camarógrafo fue contratado por unos 15 dólares a la semana; El resto que, en su gran mayoría, se dedicaron a tareas menores dentro de la producción recibieron un pago de solo unos 30 centavos de dólar por día. El tiempo que demandó todo el rodaje, desde que se iniciaron las filmaciones fueron unas 4 semanas en total, realizado estimativamente durante el lapso entre fines de febrero y fines de marzo de 1970. Algunas fuentes aseguran que solo se gastaron unos 30.000 dólares en el país, mientras que el resto se utilizó para costear todos los pasajes ida/vuelta y en la postproducción, algo que con ese primer presupuesto les hubiera permitido filmar en la ciudad de New York solo por unos 12 días.
Desde el momento en que llegaron al país, Roberta Findlay se dio cuenta que el guión que había escrito Michael era realmente horrible, malo y no tenía sentido alguno para nada, pero para él poco importaba ya que les había prometido a los inversores algo “diferente y especial” (sic); y aprovechando que ellos no tenían conocimiento de cine, incluso hasta ese día les mostró el guión y estos les respondieron que estaba bastante bien. En una entrevista que le hicieron en 1978, Roberta comentó que por las ideas del liberalismo moderno de New York que profesaba su esposo, éste se puso a hablar delante de los inversores de que había entendido ciertas implicaciones políticas sobre el caso Charles Manson, y que al vivir nazis alemanes en Argentina se podría pensar en una figura tipo Manson como alguien simpático, que al final terminaba matando a toda su familia alemana como una gran declaración política; Para continuar con las ideas confusas que decía Michael, según ella, este personaje a lo Charles Manson realizaba un discurso sobre matar a todos esos alemanes, y donde incluso su esposo se preguntaba si no existía un paralelismo con los israelíes suministrando armas a los árabes, algo que la realizadora nunca terminó de entender a qué se estaba refiriendo. De todas maneras, cuando tuvieron que hacer una traducción del guión al castellano para todos los actores y para el equipo técnico local, Roberta señaló que quizás algo de estas particulares ideas se perdieron con el cambio de idioma.
El elenco consistió en su mayoría de modelos con carreras muy conocidas y exitosas del momento dentro del ambiente artístico argentino. El jefe de producción les acercó a los Findlay a Mirta Teresita Massa, quién era conocida por ser la ganadora del certamen de belleza Miss International Beauty 1967, para que sea la estrella de la película; A Jack Bravman y al resto de los inversores les pareció una buena idea que sea la protagonista, ya que no había nada para perder. Mirta Massa leyó el guión que contenía bastante violencia y terminó aceptando ser la estrella del film, papel donde interpretaría a la joven Terry London (finalmente fue acreditada como Mirtha Massa en la original versión en inglés); Para el caso de la modelo Margarita Amuchástegui, ella consiguió el personaje de Angélica gracias a que en esa época trabajaba también como secretaria en la compañía de Horacio Fredriksson, lo que le acercó la oportunidad directa de trabajar en el proyecto, aunque ella no tenia experiencia alguna dentro del mundo del cine.
El resto de los protagónicos/as fueron para Clao Villanueva en el papel de Horst Frank, Ana Carro como Ana, Liliana Fernández Blanco haciendo de Susanna y Enrique Larratelli con el rol de Satán; también participaron los actores Alfredo Iglesias interpretando al padre de Horst y Aldo Mayo como Maximilian “Max” Marsh (apellido inventado por el propio Michael, ya que varias de sus películas las filmó el matrimonio con el sudónimo Julian Marsh). Se sabe que Michael Findlay, que interpreta dentro de la película a un detective, dobló al inglés la voz de su personaje y también el de “Max” Marsh, mientras que Roberta Findlay hizo lo propio con la voz de un personaje llamado Carmela entre otras, aunque no fueron acreditados.
Las locaciones del rodaje fueron varias, principalmente en el Delta del Rio Paraná, provincia de Entre Ríos (y de allí algunos días en la zona céntrica de Montevideo, Uruguay); otros lugares claves fueron los terrenos en la Costanera Sur de la ciudad de Buenos Aires, donde se estaba construyendo la Ciudad Deportiva de Boca Juniors, utilizándose como un aeropuerto internacional. El resto de las locaciones se situaron en varias calles de la Ciudad de Buenos Aires, el Aeropuerto de Ezeiza y finalmente en una isla del Tigre; En la escena final que transcurre en su totalidad dentro de una mansión, para poder filmar tranquilos la producción alquiló el lugar por una semana. Solo se presentó un incidente durante el rodaje, que Roberta Findlay lo comentó en una entrevista que le hicieron a mitad de la década del ochenta para la revista Fangoria; ella misma declaró que tuvieron un problema con el conductor del colectivo, que transportaba a todo el personal del equipo de filmación y donde casi no llegan al lugar a rodar: un día el chofer, que manejaba su antiguo micro de la década del 30, los llevaba a todos por una ruta de dos vías que se encontraba en una zona de colinas en la provincia de Entre Ríos, hasta que de repente casi choca contra tres camiones con trailers; el conductor (que no sabía manejar según ella), cuando llegaron a la cima de la colina saltó corriendo del micro y vomitó por todo el campo, hasta que luego de un rato el chofer volvió a subir de nuevo y siguió manejando por el resto de la colina como si nada.
Cuando los Findlay se llevaron todo el material filmado a los Estados Unidos, se hizo un redoblaje de voces hecho en su mayoría por el matrimonio, ya que la película fue filmada sin sonido debido a que los actores entendían muy poco inglés, y teniendo que decir la mayoría de sus diálogos en castellano; Después del trabajo que demandó la postproducción, finalmente The Slaughter estuvo lista para inicios de 1971. Lamentablemente el acuerdo de negocios con Argentina no pudo continuar, ya que Horacio Fredriksson murió el 3 de marzo de 1971 en un accidente aéreo, cuando éste se encontraba como director de fotografía filmando escenas adicionales en altura para el documental “Fangio: una vida a 300 por hora”, dirigida por Hugh Hudson que se estrenó ese mismo año.
Para completar la mala situación, el proyecto quedó trunco ya que los Findlay no consiguieron distribuidor que pusiera el film en la cartelera norteamericana; ninguna persona la quería según la propia Roberta porque era horrible. Hubo un intento de acuerdo de distribución con Joe Solomon de Fanfare Films pero declinó a último momento, cuando éste fue amenazado que le iba a caer la maldición de la MPAA (Motion Picture Association of America) de calificar la película como X (para mayores de 18 solamente), lo que le limitaba los canales de exhibición y entonces esta fuera un fracaso de taquilla; Así que si bien se hizo un poster promocional con el nombre The Slaughter, nunca vio la luz comercialmente en ninguna de las salas del país. Cuando la llevaron a California y la presentaron en la comisión revisora de la MPAA, estos le dijeron que todo eso que mostraba la película era asqueroso, que tenía demasiada violencia y que no podían realizar films sobre Charles Manson que sean favorables a su persona.
La relación entre Michael y Roberta Findlay siempre fue conflictiva, ya que la personalidad de él oscilaba entre las pastillas de Valium y el alcohol (y cuya historia familiar con su loca madre irlandesa y su hermanos, que también tenían sus problemas mentales, lo volvieron en ese entorno una persona inestable), pero había algo más sumado a los distintos intereses que tenían ambos sobre el tipo de películas a realizar: algún tiempo atrás Roberta dio a luz a una hija, y Michael se había aferrado desesperadamente a la esperanza de que un bebé podría reparar el matrimonio; la triste realidad fue que Roberta dió en adopción a la bebé, aprovechando que su marido se encontraba afuera por un viaje de negocios. Golpeado doblemente por su esposa, dejándolo por otro hombre y la firme decisión de entregar a su hija (que aunque buscara quedársela de alguna manera no lo consiguió), Michael estaba más que devastado y terminó de sepultar un matrimonio que venía arrastrando muchos problemas.
Posteriormente Roberta, cuando lo dejó, comenzó una relación sentimental con el productor Allan Shackleton, a quién ya conocía de antes. Se sabe que Shackleton en sus primeros años en el negocio de la distribución trabajó con Roberta Findlay, especialmente distribuyendo sus películas Rosebud (1972) y The Clamdigger´s Daughter (retitulada como Young and Innocent en 1974), por lo que compró en su momento el negativo de Slaughter al matrimonio Findlay a un ínfimo costo de solo 5000 dólares, para distribuirla también bajo el catálogo de su propia compañía A.L. Shackleton Films, Inc., distribuidora que en 1973 cambió de nombre a Monarch Releasing Corporation. Desde el inicio Monarch era una compañía de distribución cinematográfica de New York especializada en films del género exploitation y películas para adultos XXX.
En esa época en los cines de las zonas más bajas y marginales de la ciudad de New York era común que anunciaran cortos hechos en súper 8mm o 16mm, mostrando escenas con sexo (algunas hardcore) seguido o terminando con una muerte o asesinato, que en si era todo fingido y falso pero que cobró notoria publicidad y causó mucha sensación por aquél entonces, pero este nuevo género al que se lo denominó cine snuff desde el principio estuvo fuera de la ley. Muchos productores y directores, ávidos de obtener dinero rápido, no tardaron en buscar la manera de hacer este tipo de películas. Por eso de aquí vino el mito de larga data del llamado cine “snuff”: muertes comprometidas producidas en Sudamérica también para el mercado hogareño y para el disfrute de pequeños círculos de hombres de negocios poderosos, hastiados con las emociones de la erótica regular. Los rumores de estos coleccionistas subterráneos de películas con muertes ganaron fuerza y continúa hasta el día de hoy, todavía sin absolutamente ninguna evidencia de primera mano.
El término Snuff fue acuñado originalmente por Ed Sanders en su libro de 1971 sobre Charles Manson titulado “La familia” (The Family); Sanders afirma que la familia Manson filmó orgías, sacrificios de animales y asesinatos en una playa. Es ahí donde entra en escena el inescrupuloso Allan Shackleton, donde un día de 1975 se encontró leyendo un diario sobre estas películas que el FBI estaba rastreando y pensó que era una buena idea, por lo que tomando ventaja de estos rumores escogió la palabra Snuff de ese artículo para renombrar la película.
Si bien en si el film no tenía un argumento sólido o actuaciones destacadas, Shackleton comanda a su asociado Carter Stevens, que también formó parte de la distribuidora Monarch Releasing Corporation en la realización de films pornográficos, para que comenzara a modificar y editar el film. El propio Stevens nunca había visto la película y en principio tuvieron que modificar el título The Slaughter, ya que el productor general Jack Bravman (quién puso el dinero originalmente), había llegado a un acuerdo extrajudicial, a cambio de recibir un pequeño pago para él y su socio Michael Findlay, con la American International Pictures para permitirle usar el título Slaughter para su película del género blaxploitation, protagonizada por Jim Brown que se estrenó en 1972, por lo que se vieron legalmente obligados a no poder utilizar el título original.
Carter Stevens prestó su estudio de filmación, donde se hacían películas para adultos, que estaba situado en su propio departamento en una zona de Manhattan, ciudad de New York, para que se rodara el nuevo epílogo con actores norteamericanos, lo cuales iban a realizar la secuencia final de la muerte de una de las actrices a manos del director (que fue interpretado por el actor Brian Cary), con ayuda de algunos miembros del equipo técnico de la película, entre los que se encontraba la actriz Tina Austin que hacía de una script-girl/continuista. Para eso se recurrió al realizador Simon Nuchtern, que en ese entonces era el editor de trailers de muchos de los films de Monarch, quién fue la persona que se encargó de filmar este nuevo final acorde a las ideas de promoción y producción de Allan Shackleton; Por lo tanto, el cierre original de Slaughter fue suprimido y siendo reemplazado por una escena donde se mostraba un asesinato en primer plano, culminando con un final de corte abrupto sugiriendo que la filmación no estaba planeada y que el asesinato de una de las protagonistas era auténtico.
Es por esto que dentro de las ideas marketineras pensando en relanzar esta película, que hasta entonces se mantuvo archivada 4 años sin ver la luz, fue diseñar una fuerte campaña publicitaria que aseguraba que se mostraba una muerte real; Shackleton se dio cuenta que con esta oportunidad iba a obtener muchas ganancias con un film que prácticamente compró por casi nada. Otro de los hombres que se sumaron fue Barry Glasser, que era un formado crítico de cine y editor asociado para la revista The Independent Film Journal, donde su rol era ayudar con la peculiar publicidad de Snuff y sucesivamente para los futuros lanzamientos de Monarch Releasing Corporation.
La estrenaron en algunos cines de Indianapolis y Philadelphia el 16 de enero de 1976, donde las autoridades locales forzaron a retirar la película de la cartelera; luego le siguieron funciones en las ciudades de Santa Clara y Saint Paul, donde los oficiales obligaron a los cines a dejar de mostrar la película. Durante el mes de febrero del mismo año se pegó un póster de, la ahora rebautizada Snuff, en los exteriores del National Theater (Teatro Nacional) de la zona de Times Square en New York. El póster destacaba la leyenda “X for violence” (Calificación X por violencia) y la famosa frase “¡La película que sólo podría hacerse en Sudamérica... donde la vida es BARATA!”; hasta ese entonces la letra X quedaba mayormente relegada a la calificación del cine porno.
Para continuar con el armado promocional que iba llamando aún más la atención, Allan Shackleton reunió a un grupo de hombres y mujeres, los cuáles les pagó para que simularan ser un grupo de protesta en contra de la película. En la ciudad de New York actuaron frente al National Theatre, apareciendo estos grupos de personas llevando carteles, como por ejemplo con la frase “La muerte no es divertida” entre otras y disuadiendo a los espectadores para que no entren y vean el film; Quiénes si se animaron a entrar y la vieron observaron un material al que dieron crédito de su origen sudamericano: doblada al inglés (mayormente con las torpes voces hechas por el matrimonio Findlay) y con los créditos finales de sus realizadores removidos completamente, siendo otra de las ideas publicitarias de Allan Shackleton para aumentar el halo de misterio que rodeaba su producción. Lo que se consiguió fue que posteriormente verdaderos grupos de manifestantes, especialmente grupos de mujeres, salieran a protestar frente a los cines con pancartas y carteles en contra de la película; incluso un día un grupo de mujeres autodenominadas feministas fueron enojadas hasta la oficina del distribuidor con el firme propósito de darle una paliza, Shackleton trabó la puerta y tuvo que llamar a la policía para que se lleven a todas las mujeres.
Hasta ese entonces la Monarch Releasing Corporation era conocida en el mercado de distribución en cines de comedias sexuales de bajo presupuesto, muchas producciones que la distribuidora tuvo que reeditar para cambiar la calificación X (solo para adultos) a una más aceptable R de Restricted (donde menores de 17 años requieren acompañamiento de un adulto), y así que se pudieran estrenar en la mayor cantidad de cines, obteniendo mucho dinero en el proceso. Snuff representaba dar un paso más allá y cobrar notoriedad con un truco publicitario que permitiera a Shackleton destacarse por sobre sus competidores, más allá de la noción de que si fue bueno o malo trascender con una película como esta. 
Los críticos estaban disgustados por el hecho de que continuara publicitándola, los dueños de los cines fueron amenazados con cargos de indecencia por atreverse a exhibirla, y entonces la oficina del Fiscal de Distrito de New York, a cargo de Robert M. Morgenthau, ordenó una investigación al respecto, donde incluso la agencia del FBI también examinó la película. Particularmente en las ciudades de New York, Boston y Los Angeles el film cobró cierta notoriedad y se volvió bastante popular. En el número de agosto de 1976 de la revista pornográfica Swank, el productor Shackleton dijo en una nota con un tono inocente: "No tengo forma de saber si los asesinatos de esta película fueron reales" (sic). Los resultados de la campaña de marketing fueron efectivos y Snuff fue un éxito sensacional, jugando con la capacidad de las multitudes ofendidas que protestaban en las grandes ciudades de Estados Unidos; Snuff recaudó en el lapso de 3 semanas unos 300.000 dólares, con un trailer hecho de manera simple pero efectiva, que puso en escena una controvertida idea que expuso los miedos más profundos de las personas tratando de recrear un éxito causando mucha indignación. Una película supuestamente "clandestina" e ilegal que fue anunciada abiertamente en los periódicos y estrenada en los cines (a diferencia de ser mostrado en las denominadas guaridas pervertidas clandestinas).
Finalmente, y tras una nota aparecida en el semanario Variety indicando que lo que se mostraba en la película era mentira, el Fiscal de Distrito de Nueva York Morgenthau terminó descartando el supuesto asesinato "real", ya que para cualquiera que veía el film era evidente que se trataba solo de “trucos de fotografía convencionales”; además aseguró al público que la actriz aparentemente desmembrada y asesinada en el final de la película "estaba viva y bien", añadiendo que había instado a la policía a iniciar su búsqueda. Tampoco encontró fundamento para el enjuiciamiento penal relacionado con las leyes sobre pornografía o las leyes contra el fraude al consumidor en relación con la publicidad de Snuff. Sin embargo, Morgenthau terminó declarando que le había preocupado "el hecho de que este tipo de película pudiera incitar o alentar a las personas a cometer actos de violencia contra las mujeres".
Algo que generó Snuff fue que el propio Allan Shackleton fuera expulsado de la Adult Film Association of America, ya que el resto de los miembros no estaban cómodos con la película, considerando que les afectaba a sus intereses con una representación negativa. Esto debido a su calificación de "X" similar a la pornografía, aunque el film carece de sexo real o desnudez, salvo algunas tomas de una actriz argentina en topless.
Ya a inicios de la década del 80, las copias de vídeo comenzaron a aparecer en USA; La primera vez que se pudo ver algo de Snuff en vídeo hogareño fue en 1983, como parte del film recopilatorio Filmgore dirigida por Ken Dixon. El VHS de este titulo fue editado por el sello Force Video del realizador Charles Band, presentando fragmentos de escenas de películas tan notorias como The Driller Killer de Abel Ferrara, Bloodfeast y Two Thousand Maniacs de Herschell Gordon Lewis, y por supuesto la propia Snuff, mostrando algunas escenas con una duración de 15 minutos aproximadamente de esa película. Finalmente apareció editada en VHS por otra editora de Band llamada Cult Video, siendo este título su quinto lanzamiento; Cult Video (que luego el realizador recuperó este nombre en una segunda etapa para continuar editando films de su antiguo catálogo en los 90) era un sello distribuido por la compañía TVS, Inc. y en la parte inferior de su portada contenía la leyenda “Los actores y actrices que dedicaron sus vidas a hacer esta película no se volvió a ver o a oír nada de ellos otra vez”.
Posteriormente Snuff fue editada en formato big box (caja de cartón grande como las porno) por la editora de corta vida Video Warehouse, Inc. en 1986; la edición contiene la frase “Prohibida en 32 estados. ¡Ahora! Véala en la privacidad de su hogar” escrita en el recuadro superior. Y también tuvo una edición en la década del 90 en formato slipcase a cargo de una editora desconocida de New Jersey llamada Telepix Inc., mencionando que fue prohibida en 31 países y con la particularidad de presentar dos versiones de la película: la original hablada en inglés y otra con un nuevo doblaje en español realizado para el mercado latino.
Luego de ser prohibida y catalogada en Gran Bretaña dentro de la lista de las llamadas "Video nasties" a mitad del 83, Snuff tuvo múltiples lanzamientos no oficiales como video piratas cortesía de "empresas" que se ocupaban de sacar ediciones no autorizadas sin licencia, o ediciones de colección como la de Something Weird Video.
El film nunca se exhibió en nuestro país, ni nadie tuvo intención siquiera de editarla en video hogareño, aunque posiblemente alguna copia pirata en video empezó a circular cuando ya estábamos en democracia en los años 80 o durante los años 90 en ciertos circuitos under, donde se pudieran conseguir este tipo de materiales. En el año 2003 la empresa editora del realizador William Lustig, Blue Underground, lanzó una edición limitada en DVD (sin menús, emulando una edición pirata, en formato fullscreen 1.33:1 sin restaurar) y a partir de ahí se sabe que la compañía es el actual poseedor de los derechos de la película; La editora posteriormente la relanzó en una nueva edición restaurada en formato widescreen en DVD y en Blu-ray de alta definición que se puso a la venta el 22 de octubre del 2013.
La desgracia siguió rondando la vida de Michael Findlay, quién tras la separación de su esposa entró como realizador en la industria del cine para adultos gay; en esos años parecía que las cosas estaban mejorando, e incluso había desarrollado una cámara 3D portátil con muy poco dinero y se encontraba en tratativas para hacer una demonstración del prototipo a potenciales inversores en el Festival de Cine de Cannes. Sin embargo, el 16 de mayo de 1977 también marca la fecha de una horrible tragedia: mientras Findlay, sosteniendo su cámara en mano, se encontraba a punto de abordar un helicóptero Sikorsky S-61 en el techo del entonces rascacielos Pan Am (hoy en día el edificio MetLife), que hacía unos pocos meses había retomado un servicio de vuelos desde el helipuerto del techo del rascacielos hasta la terminal de Pan Am en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy, las cosas se salieron de control. Luego de que el helicóptero aterrizara y desembarcaran sus veinte pasajeros, el tren de aterrizaje delantero derecho se rompió, haciendo que el helicóptero se cayera de costado con los rotores aún girando, generando que una de sus cinco aspas, de seis metros de longitud, se rompa y se desprenda del helicóptero dirigiéndose hacia una multitud de pasajeros que estaban esperando embarcar. En el lugar murieron tres hombres al instante, uno de ellos Michael que fue decapitado por el rotor, mientras que otro hombre murió posteriormente en el hospital, además de que los cuerpos recibieron laceraciones profundas. Es así que el cine tristemente perdió a un cineasta innovador y trasgresor de bajo presupuesto, que con su invento pudo haberse destacado dentro de la industria.
Por el lado de Roberta Findlay, ella manifestó nunca haber visto Snuff cuando se estrenó en los cines; Después de finalizar su relación con el repugnante Allan Shackleton, cuando tras una discusión él le terminara propinando un puñetazo en la cara, causando que Roberta se cayera por unas escaleras, se terminó convirtiendo en una de las primeras directoras de porno hardcore (aunque en muchas se acreditó con seudónimos masculinos). Entre sus títulos significativos se encuentran principalmente Angel Number 9 (1974), The New York City Woman (1977), Mystique (1979) y Shauna: Every Man's Fantasy (1985), además de codirigir Justine: “A Matter of Innocence” en 1980. También se volvió una referente del cine explotation dirigiendo, y ejerciendo tarea de montajista, en una serie de filmes de terror en la década del ochenta que hoy en día son de culto, a través de su propia compañía productora Reeltime Distributing Corporation, hasta que finalmente se retiró de la realización de películas, tras el fracaso en las negociaciones al no conseguir ni un distribuidor de cine, ni tampoco compañías de video hogareño que estuvieran interesadas en estrenar su última película titulada Banned de 1989; Durante esta etapa siempre contó con la asistencia de su compañero y pareja de larga data, el hoy fallecido Walter Sear. Sear fundó el Sear Sound: el legendario estudio de grabación más antiguo de la ciudad de Nueva York; Y actualmente lo último que se conoce sobre Roberta Findlay luego de retirarse de la industria del cine es que se encarga ella misma de dirigir el estudio.

Resumen argumental de la película

Un joven hombre autodenominado Satán se constituyó como el líder de un culto homicida de características hippie, siendo de igual forma que la secta de Charles Manson, desplazandose de manera nómade en diversas zonas rurales, alejados de la urbe; Una banda de crueles mujeres que se desplazan en motocicleta son sus más fieles seguidoras y ellas están dispuestas a cometer brutales asesinatos, y además tener sexo desenfrenado y libre, en nombre de la persona que tanto veneran y aman. Mientras Satán les pide lealtad y obeciencia, caso contrario encontrarán la muerte dentro de este culto satánico, el siniestro grupo realiza una serie de crímenes y siembra el terror en la población con sus actos violentos.
Paralelamente, la joven actriz promesa de los Estados Unidos, la neoyorquina Terry London llega de su vuelo a Montevideo, Uruguay, en compañía del productor Max Marsh, para iniciar el rodaje de su nueva película aquí en Sudamérica, pero un inversionista del film que iba a recibirlos en el aeropuerto es asesinado por una de las mujeres del clan. Cuando ambos llegan a la casa que preparó el estudio para la actriz, de inmediato London se quita de encima al productor, que no para de intentar seducirla. Rápidamente llama por teléfono a Horst Frank, un millonario de familia alemana al que conoció no hace mucho en Nueva York y con el que mantiene un interés sentimental a espaldas del productor Marsh, para avisarle que estará en la ciudad durante dos meses para las filmaciones, y que espera iniciar un plan con él para pasarla juntos y divertirse con las atracciones turísticas que ofrece el país, particularmente Punta del Este ya que es época de carnaval.
Horst se encuentra viviendo en la mansión de su padre con Angelica, una de las chicas con las que tanto acostumbra pasar el tiempo, pero en verdad ella también es una de las mujeres adoradoras de Satán; Cuando Horst le comunica que Terry está embarazada y se vendrá a vivir con él, la despechada Angelica se vengará comunicándole la noticia al resto de las mujeres y a su líder Satán, al que justo entre sus planes se encontraba el obtener de alguna manera un bebé varón para iniciar un sacrificio. Aprovechando los contactos de Angelica, ahora tendrán un acceso fácil a la reconocida actriz, que se encuentra transitando su reciente embarazo feliz junto a su pareja y pasando sus días laborales en la gran mansión, ubicada en las afueras de la ciudad.
El culto homicida decide que ella y todos los que la acompañan sean su próximo blanco de multilación y asesinatos, dentro de un espeluznante ritual de sacrificios. ¿Cuál será el destino de Terry London a manos de estas salvajes mujeres, que están dispuestas a cometer una sangrienta masacre solo por lealtad y fiel obediencia a su desquiciado líder?

Análisis

Para el análisis de esta película utilizo la edición en blu-ray realizada por Blue Underground en 2013; La compañía se caracteriza actualmente por sus cuidadas y espectaculares ediciones en blu-ray y en formatos 4K, con muchos extras y subtítulos en múltiples idiomas, restaurando las películas en alta definición. Particularmente en este caso, el film se encuentra en formato widescreen 1.66:1, donde si bien no tuvo una restauración demasiado exhaustiva, quizás se deba a que el negativo no se encontraba en las mejores condiciones; aunque hay que decir que frente a la edición anterior de la editora en dvd en formato 1.37:1 full frame de pantalla, el resultado es sorprendentemente decente e implica una gran mejora en los colores. La pista de audio en mono se encuentra remasterizado en DTS-HD Master Audio y contiene solo subtitulos en inglés para hipoacúsicos.
Entre el material extra se encuentra pimero una breve “introducción” hecha por el realizador danés Nicolas Winding Refn, dandoles una bienvenida a los espectadores del Bluray además de compartir rápidamente su aprecio por la película.
Luego se encuentra "Shooting Snuff": una entrevista de diez minutos con el realizador Carter Stevens, comentando sobre la creación de la película después de que The Slaughter fuera comprada por Allan Shackleton, la creación del final controvertido en su estudio y la indignación que le causó en ese momento el film a varias personas; También Stevens acredita a Simon Nuchtern como el director de la escena final, algo extraño porque durante años se pensó que el mismo Carter Stevens había dirigido la escena. Se muestran imágenes fijas del set con Stevens operando una cámara, pero no se da otra información sobre por qué fue considerado el director oculto durante décadas desde que la película se estrenó.
Lo siguiente es "Up To Snuff": una entrevista propiamente dicha de siete minutos con el mencionado realizador Winding Refn, que se enorgullece de ser un fan de la película, pero que en verdad su afición pasa más por la idea sobre el "cine fetiche" y todo el atractivo del bajo presupuesto que contiene "Slaughter/Snuff" que el metraje en si; quizás lo llamativo sea que una de las cosas que menciona es que aunque le encanta probablemente no vuelva a verla. "Porn Buster" es otro segmento de unos cinco minutos de duración con el agente retirado del FBI William "Bill” Kelly, donde comenta que ha trabajado en la investigación sobre la veracidad de las llamadas películas "snuff", la escalada en el terror que se generó en la cultura pop y sobre el grupo de coleccionistas underground que se cree pagan grandes sumas de dinero por verlas. Como era de esperar, termina disipando todos los rumores de que tales actividades tenían lugar al menos durante su largo mandato trabajando para el FBI.
La "Controversy Gallery" presenta una selección de artículos periodísticos y fotografías que informan justamente sobre la controversia causada, las protestas que se armaron y reseñas de la película; Este material es especialmente importante ya que muestra cómo Snuff fue realmente recibido en el momento sin ningún filtro. El disco contiene también otra “Galería de imágenes”, donde se muestran varios pósters y lobby cards, algunas bajo su título alternativo Big Snuff (aunque una de estas tarjetas claramente no es de esta película); además de una selección de portadas de las ediciones en VHS y como material de marketing algunas fotos del detrás de escena del infame final agregado por Shackleton.
Finalmente tenemos "Snuff: The Seventies And Beyond": un ensayo informativo escrito por Alexandra Heller-Nicholas sobre el cine exploitation y que hace un buen trabajo de poner a Snuff en un contexto histórico con respecto al movimiento de mujeres y los círculos de censura. Por último, trae el theatrical trailer restaurado en HD y el trailer alemán en definición standard, bajo el título American Cannibale, con el que se la conoció en el país europeo. Hay que decir que Blue Underground intentó rastrear el final original de Slaughter, pero después de un prometedor inicio y tras meses de búsqueda terminó lamentablemente sin poder hallarlo.
La carátula del blu-ray contiene en su portada la imagen del poster original de cine, por lo que Blue Underground mantuvo en todo su diseño el color blanco de fondo; la contratapa presenta una correcta síntesis de la trama, haciendo mensión al cambio que Allan Shackleton le hizo al metraje original para relanzarla en cines y acompañado de dos fotografías del film. Por último, además de los datos técnicos y el detalle de todo el material extra que trae, la contratapa contiene una crítica periodística y una frase que da cuenta que los actores y actrices que realizaron la película nunca se los volvió a oir o ver de nuevo (al igual que en su primera edición en VHS). Ahora pienso que hubiera sido interesante que la editora hiciera esa búsqueda en nuestro país, de los que quedaron vivos al momento de este lanzamiento, para hacerles una entrevista, especialmente Mirta Massa; pero hoy en día ella desde hace unos años se encuentra con unos problemas de salud por lo que ya no va a ser posible, una pena realmente.
Las primeras tiradas de Snuff que Blue Underground lanzó al mercado, tanto en blu-ray como en dvd, se hicieron con estuches de color rojo para que sean más llamativas. Hasta el momento es la única edición restaurada en alta definición que se hizo del controvertido film en todo el mundo.

La primera edición de Blue Underground en DVD de la película Snuff es una edición limitada y numerada, siendo la versión completa sin cortes (como su posterior lanzamiento en Blu-ray). Contiene una catátula diseñada como si fuera una bolsa de papel marrón, emulando el motivo “barato” y clandestino del film. Esta edición no presenta menús, ni selección de capítulos ni tampoco características especiales.

-Uno de los afiches de la película que contiene la calificación X para los cines.

-Posible póster de la versión original de The Slaughter que nunca llegó a estrenarse.

-Póster alternativo del estreno de la película en los cines.

-Fotografía de una de las protestas en el cine National Theater de Nueva York, algunas de las mujeres portan carteles y pancartas indicando la violencia que presenta la película.

-Portada del Blu-ray norteamericano de Blue Underground.

Finalmente!!! Justo después de cuatro meses exacto vuelvo con un nuevo, y en este caso espectacular, análisis de una película. Particularmente debo contarles que escribir esta extensa reseña me llevó mucho tiempo de investigación y lectura, habiendo comenzado en los meses finales del año pasado a redactarlo; Quise esperar a ultimar algunos detalles del material escrito y fotos antes de publicarlo. Ojalá que la espera haya valido la pena, seguro que si. :)
Agradezco a mi amigo Uriel Gonzalo Barros por facilitarme un material interesante que me sirvió mucho para complementar la info presentada en este post.
Mientras tanto, por mi parte continuo escribiendo nuevos informes, así que seguro algo de eso verá la luz en el transcurso de este año; paciencia que el blog sigue activo y en marcha.

Hasta la próxima.
Federico